miércoles, 31 de marzo de 2010

DRIVING CARS

Si alguien me pregunta sobre los años 80, lo que inmediatamente se me viene a la mente son una serie de imágenes muy características de esta “glamorosa” década y su moda recargada. A algunos les puede gustar, a otros no; se me viene a la mente, por ejemplo, la moda de los zapatos tenis, los pelos cardados, la vuelta –en cierta medida- a la inocencia de principios de los años 60, y por supuesto, la música. Uno de los grupos emblemáticos de esta década fue THE CARS.
Este grupo nacido en Boston, tenía como una de sus bazas, el uso de los videoclips, además de su enorme talento musical. Nacieron a fines de los años 70, pero se consolidaron a principios de los 80. Mezclaban el arte musical con un concepto claramente visual, lo cual no tiene nada de raro, debido a que en aquella época era casi imposible que una agrupación alcanzara fama y fortuna si no hacía una amalgama de imagen y sonido.
En una oportunidad, al famoso dibujante peruano de Pin Up, Joaquín Alberto Vargas, se le pidió que dibujara la portada del disco “Candy-O” y se le invitó a un concierto de la banda, Al preguntársele sobre su impresión del show, se limitó a decir algo como “De la música no he entendido nada, pero lo que si sé, es que he visto a las chicas más bonitas en toda mi vida”. Aunque esto nos podría dar una pista sobre el público al cual estaba segmentado el estilo de The Cars, ello no implica que sólo lo escucharan “unas quinceañeras”.
La banda de Boston es una de las que mejor muestra dan que se puede hacer buena música para escuchar y a la vez bailarla. Algo raro en nuestros tiempos.
Aunque la caras visibles del grupo desde 1976 eran Ric Ocasek y Benjamin Orr, sin embargo, me gustaría rescatar la enorme trascendencia que dentro del grupo, tenía el guitarrista Elliot Easton, quien además tenía una base muy sólida debido a sus estudios de música en el Berklee College of Music, una de las escuelas más prestigiosas del mundo. Se le puede apreciar tocando una guitarra modelo Gibson SG Signature.
El “Peak” de la banda ocurrió en 1984 cuando lanzaron su álbum más exitosos y uno de los más importante de la década, me refiero al clásico “Heartbeat City”. Este disco está lleno de “hits”, entre ellos la canción que da el nombre al disco, en mi opinión la mejor del grupo, además encontramos a "Drive", "Magic", "Hello Again", este último tema tiene una introducción que se usaba para el comercial de una marca de ropa muy popular en la época.
Eran los tiempos del estrellato a nivel global del grupo, y formaron parte del evento musical por antonomasia de los años 80, me refiero al “Live Aid 1985”. En escena demostraron lo talentosos que eran y lo bien coordinados al tocar. De hecho, su presentación fue una de las mejores del concierto que se realizó en el Estadio J.F.K de Filadelfia, EE.UU.
La agrupación en aquel entonces estaba conformada por Ben Orr (cantante y bajo), Ric Ocasek (cantante guitarra y compositor), Elliot Easton (guitarra), Greg Hawkes (teclados) y David Robinson (batería), ¿el estilo?, una mezcla de Rock y New Wave, este último, el género que mejor define a los años 80.
La banda se disolvió en febrero de 1988, y uno de sus miembros más populares, el carismático Benjamin Orr murió murió de cáncer al páncreas el 03 de octubre 2000. Y cada vez que escuchamos sus canciones, estas nos llevan a una época que parece perdida en el tiempo, pero ¡qué tiempos!. Nuestro homenaje para este notable grupo.
Les dejo una joyas. Que disfruten.











sábado, 20 de marzo de 2010

HEY JOE...HEY JIMI HENDRIX

Este es un extracto de una nota de prensa de Europa Press hace algunas semanas:
“El guitarrista Jimi Hendrix lanzará disco inédito 40 años después de su muerto. El álbum denominado ‘Valleys of Neptune’ se publicará el próximo 8 de marzo. Asimismo, el primer sencillo será el tema ‘Valleys of Neptune’ para el 2 de febrero”
Así que este es el momento de escribir sobre EL MEJOR GUITARRISTA DE LA HISTORIA, Jimi Hendrix, músico legendario y símbolo del Rock, una fuente de la que casi todos los guitarristas beben.Es difícil encontrar a un músico que pueda generar sobre sí tantos elogios de artistas tan dispares y de diversos estilos. Comentaremos aspectos muy puntuales de su trayectoria.

James Marshall «Jimi» Hendrix,nacido en Seattle el 27 de noviembre de 1942, revolucionó el ambiente musical en la segunda mitad de los años 60, en especial a partir de su presentación en el Festival de Monterrey en 1967. En 40 minutos de concierto, Hendrix utilizó su "Stratocaster" en un modo jamás visto antes, llegando a hacerla sonar con los dientes, por detrás de la espalda, contra el soporte del micrófono y hasta contra su amplificador causando un acople ensordecedor.22 Al término de la exhibición, para remarcar su furiosa necesidad de extraer nuevos sonidos al instrumento, le dio fuego con gas líquido para encendedores y la destruyó contra el palco y amplificadores en un éxtasis de feedbacks alucinantes.

Su exhibición durante el cierre del festival de Woodstock, el 19 de agosto de 1969 se transformó en un símbolo mitológico: la imagen del guitarrista que con una irónica y desafiante visión del arte, toca el himno nacional de los Estados Unidos en la que es indudablemente uno de los puntos de inflexión en la historia del rock. Hendrix interpretó el tema en una manera salvaje mezclándolo con feroces simulaciones sonoras de bombardeos y ametrallamientos sobre los barrios de Vietnam, sirenas anti-aéreas y otros ruidos de batalla. Esta imagen tiene una forma y un fondo, ¿la forma?, el músico rebelde e inconformista con la clase dirigente que manejaba los hilos de su país, en plena ebullición de los años 60, guerra de Vietnam incluido, época histórica de los Estados Unidos, ¿la forma?, que a pesar de todo, el hecho de interpretar el "The Star-Spangled Banner”, himno de los Estados Unidos, indicaba que Hendrix era tan patriota como cualquiera de los ciudadanos de su país, incluido los políticos aburguesados de Washington D.C.
Hendrix fue un pionero y un innovador incansable. De su factoría salieron acordes y técnicas que hoy en día se consideran imprescindibles para el desarrollo de la técnica guitarrística del rock. En los acordes empleados encontramos la primera característica del sonido de Jimi. Introdujo la novena aumentada en el rock, algo muy utilizado por artistas de jazz y Rythm & Blues, lo que da una clara muestra de cuáles son sus raíces, y en qué fuentes bebió antes de lanzarse al estrellato.
Pero sin duda alguna, dos de los elementos que más definen el sonido Hendrix, y que han pasado a la posteridad dentro del grupo de los más importantes para el desarrollo de la guitarra son la utilización del vibrato y los bends. Hendrix también fue pionero en cuanto a investigar con las posibilidades del volumen y los efectos electrónicos; tocaba con el volumen y la ganancia al máximo, lo que le permitía experimentar con la distorsión y con el feedback.
Todo lo que se pueda escribir aquí es poco en comparación con el enorme legado que este genio de la música ha dejado para la historia y cuya vida culminó el 18 setiembre de 1970. Para culminar citamos una nota periodística del día de hoy 20 marzo del 2010:

“Casi cuarenta años después de su muerte, Jimi Hendrix regresa a las listas de superventas con el disco de grabaciones inéditas “Valleys of Neptune”. El álbum ha entrado en su primera semana a la venta en el “Billboard 200” de álbumes más vendidos, situándose en el cuarto puesto, con más de 85.000 copias vendidas. Esto ha provocado que otros de sus álbumes regresen al “Billboard 200”: “Are You Experienced” se ha colocado en el puesto 44, mientras que “Electric Ladyland” se ha situado en el 60 y “First Rays of the New Rising Sun” y “Axis: Bold As Love” han llegado a los puestos 63 y 67, respectivamente…”

JIMMY HENDRIX PARA SIEMPRE.












sábado, 13 de marzo de 2010

WHITE MAN, BLACK VOICE: MICHAEL MCDONALD

En 1980 una canción se escuchaba insistentemente en las radios, se llamaba “Ride Like The Wind”, y su intérprete Christopher Cross era un “Top Singer” en aquel entonces. Una de las cosas que más llamaba la atención, era la parte vocal. En primer lugar, la aguda voz de Cross y por otra parte, los coros o “Backing Vocals”, de un cantante que también intervino en una magnífica creación del grupo Toto, la hermosa “I'll Be Over You”.
Durante varios años pensé que esa estupenda voz pertenecía a un cantante “afro- americano” -un término muy mal utilizado por cierto-, pero la sorpresa fue grande para mí, al comprobar que no era así, aunque el origen de la confusión se debía a la tesitura de su voz, que recordaba a grandes artistas de la comunidad negra de los Estados Unidos, y al estilo que ha impregnado su carrera, el “Soul” en su máxima expresión.
Este cantante de extraordinaria voz se llama Michael McDonald, quien además fue miembros de las legendarias bandas Steely Dan, en donde tocó los teclados, aparte de cantar, y The Doobie Brothers, al respecto de esta última, fue con la que logró la consagración definitiva en su carrera, cuando en 1975 reemplazó a Tom Johnston.
Siendo parte integrante de los “Dobbie”, grabó una canción que fue co-escrita con Kenny Loggins, me refiero a la extraordinaria “What a Fool Believes”, dicho tema ganó el Grammy en 1980 como mejor canción y grabación del año. La primera versión data de 1979, en la que despliega todo el talento que tenía en la voz y los teclados y la segunda que le escuché fue una de 1992, a dúo con Loggins, que está incluida en el disco en directo "Outside From The Redwoods"; si les soy honesto, no sé con cual versión quedarme, sencillamente porque ambas son auténticas realizaciones, y además porque es muy difícil hacer una versión que esté a la altura de un sobresaliente tema original.
Como cantante solista, McDonald ha tenido grandes éxitos, y son especialmente notables sus grabaciones a dúo con grandes artistas como James Ingram, con quien cantó "Yah Mo B There", ganando el Grammy 1985 como mejor performance de dúo R&B, y con Patti La Belle, interpretando juntos el clásico “Om My Own”; canción que llegó a ser Nº 1 en USA en 1986; al respecto de esto hay un detalle muy interesante. La canción fue grabada por ambos artistas en estudios separados a 3.000 millas de distancia. Y de hecho, ellos no se conocieron hasta que cantaron el tema en el programa de Johnny Carson.

Es un auténtico placer escuchar las grabaciones de Michael McDonald, quien emplea de gran manera su voz de barítono y cuyo estilo se sitúa entre el Soul Rhythm and Blue y el Soft – Rock; uno de los más sofisticados en mi opinión; un “Hombre Blanco con Voz Negra”.
Que disfruten.









martes, 2 de marzo de 2010

LA VOZ, DE AQUÍ A LA ETERNIDAD ( PARTE II )

Según Wikipedia Jack Daniel's es una destilería y marca de whiskey de Tennessee conocida por sus botellas rectangulares y su etiqueta negra. La compañía, establecida en Lynchburg, Tennessee, fue adquirida por la compañía Brown-Forman en 1957.
Aunque un amigo me dijo que dicha bebida es más bien un bourbon antes que otra cosa.
El asunto que se preguntarán es ¿qué tiene que ver este licor con nuestro blog que es sobre música?, la respuesta es que no se puede concebir a Frank Sinatra y su grupo de amigos, conocidos universalmente como RAT PACK sin dicha bebida.
El escritor Javier Márquez escribió un libro al respecto de este grupo de amigos llamado Rat Pack. Viviendo a su manera, y tal como lo dice la web del escritor: “Es la primera obra en lengua castellana (escrita o traducida)que narra la historia de uno de los capítulos más memorables y atractivos de la historia de espectáculo estadounidense: el Rat Pack. El libro se centra en la historia de sus tres integrantes principales, tres profesionales del espectáculo, cantantes, actores, presentadores televisivos, humoristas… que unieron sus talentos en diversas ocasiones a lo largo de sus carreras cuando nadie hasta el momento había planteado nada similar; tres grandes juntos en el escenario, en la pantalla, en un disco. Pero la de Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. es también la historia de la ciudad de Las Vegas, de la Mafia, de la política estadounidense en uno de sus periodos más singulares, el de mandato de Kennedy; y sobre todo, es al historia de una fiesta continua, desenfrenada, rodeados siempre de hermosas mujeres, amigos peligrosos y los lujos más deseados”.
Conocí a este grupo de personajes gracias a visionar a través de la tv. la primera versión de de Ocean´s eleven (La cuadrilla de los Once), donde también intervenían Peter Lawford y Joey Bishop, al frente de ellos Frank Sinatra.

"La Voz" murió el 14 de mayo de 1998, y tal como le mencionó un noticiero, su funeral fue un desfile de dolidas estrellas del espectáculo, y como el cantante dijera a los 82 años: “He tenido una vida plena”, la palabra “plena” puede definir una vida como la suya, que tuvo de todo, mucho más azarosa que la de cualquier “rock star”; a lo largo de seis décadas de carrera profesional, Frank Sinatra ganó dos Oscars, dos Globos de Oro, diez Grammys y un Emmy, además de que su repertorio se basó en la obra de algunos de los más importantes compositores populares estadounidenses, como Jimmy Van Heusen, Cole Porter, Sammy Cahn o George Gershwin, aunque fuera Nelson Riddle quien definió su estilo a mediados de los años 50, muestra de ello es uno de sus temas de bandera "I´ve Got You Under My Skin"
Y si hay alguna canción que definió su vida entera esa es “My Way”, y aunque no fuera interpretada primero por él, la letra de la misma describe a la perfección la existencia de Sinatra, parte de la letra dice:

“Pues que es un hombre, ¿qué es lo que ha conseguido?
Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada.
Decir las cosas que realmente siente
Y no las palabras de alguien que se arrodilla.
Mi historia muestra que asumí los golpes
Y lo hice a mi manera”.










lunes, 1 de marzo de 2010

LA VOZ, DE AQUÍ A LA ETERNIDAD

Extracto de la película “El Padrino”, al min. 17:

Aparece en escena el famoso cantante Johnny Fontane y enloquece a la gente invitada a la boda de Constanza Corleone (Hija de Don Vito Corleone “El Padrino”)

Kay: no sabía que conocías a Johnny Fontane
Michael Corleone: Por supuesto, ¿te lo presento?,
Kay: Claro que sí
Michael: Mi padre le ayudó en su carrera
Kay: ¿Sí? ¿cómo?
Michael: Escuchemos la canción
Kay: Por favor Michel, cuéntame
Michael: Cuando Johnny estaba empezando su carrera firmó un contrato de servicio personal con una gran líder de banda, como su carrera fue de más a más, el quiso librarse, Johnny es ahijado de mi padre. Mi padre fue a ver al líder de la banda. Le ofreció 10.000 dólares por dejar a Johnny, pero el tipo se negó. Al día siguiente, mi padre fue a verlo, pero esta vez con Luca Brasi. En menos de una hora, firmó su liberación por un cheque de 1.000 dólares.
Kay: ¿Cómo lo logró?
Michael: Con una oferta que no pudo rehusar.
Kay: ¿Y cuál fue?
Michael: Luca Brasi le apuntó a la cabeza… y mi padre dijo que podía elegir entre sus sesos o su firma al pie del contrato. Es una historia verdadera (it´s a true history).

IT´S A TRUE HISTORY…una frase para la historia. Johnny Fontane era un cantante famoso de capa caída, que necesitaba urgentemente actuar una película de guerra, en la que iba a hacer de sí mismo y que relanzaría su carrera. El director de la película se negaba a darle dicho papel, asi que acudió a su Padrino, para que “intercediera” por él. Al final, ya se sabe, le hicieron al director “una oferta que no podía rehusar”.
¿Les suena esta historia a alguien conocido?...siempre se habló sobre la relación existente entre Frank Sinatra y la mafia siciliana en los Estados Unidos, la que le ayudó a participar en la película “De Aquí a la Eternidad” de Fred Zinnemann, y por la que ganó el Oscar como mejor actor secundario en 1954, hecho definitivo que devolvió a Sinatra al estrellato del nunca más se iría a apartar.
Algunas teorías conspirativas decían que Sinatra había utilizado sus "conexiones" para romper con el contrato que lo ataba a la orquesta de Tommy Dorsey (el líder de la Big Band, a la que se refiere Michael Corleone). La historia llegó a Mario Puzo, que se basó en el Sinatra decadente pre "De aquí a la eternidad", a la hora de crear al Johnny Fontane de una novela llamada "El Padrino". Al poco de enterarse, Sinatra cruzó a Puzo en un restaurante. Por ahí andaba John Wayne, quien se ofreció a dar su merecido a ese “gordo come pizzas” que hablaba mal de los amigos. “La Voz” fue directo a Puzo, quien se limitó a responder: "¿desde cuándo un italiano del norte, de ojos azules, amenaza a un italiano del sur, de ojos negros?".
Curioso, pero las palabras de Sinatra sobre la influencia de Dorsey en su estilo son significativas: "lo aprendí todo sobre la dinámica, el fraseo y el estilo por la forma en que tocaba su trombón. Tommy Dorsey fue para mí un verdadero maestro tanto en la música como en el negocio, en todos los aspectos".

Aunque el FBI nunca llegó a tener la pruebas suficientes que incriminasen al cantante, se tiene constancia de que Sinatra mantuvo una gran amistad con Lucky Luciano, el considerado padre del crimen organizado, a quien visitó en La Habana en un par de ocasiones y posteriormente en su exilio en Sicilia, y no solamente con él, sino con muchos otras capos de la mafia italiana en los Estados Unidos, entre ellos Sam Giancanna.

Esta introducción es sólo parte de la historia y la leyenda que se teje alrededor de uno de los gigantes de la música del Siglo XX –y de la historia-, una vida lleno de excesos, éxitos, infidelidades, mujeres hermosas (Ava Gardner, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Lana Turner, entre muchas otras), “Rat Pack y Jack Daniels”, etc., PERO, también, de algunas de las mayores joyas musicales que se han podido crear, la lista al respecto es enorme y su figura como ícono americano también, como se dijo una vez: “Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como la habían entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong, explotando la idea de que esta, en todas sus vertientes, debería ser una extensión de la conversación

Francis Albert Sinatra nació en un barrio de clase media de la ciudad de Hoboken (Nueva Jersey) el 12 de diciembre de 1915, hijo de Natalie Della Garavante, Dolly, era de origen genovés y la de su padre, Anthony Martin Sinatra, provenía de Sicilia.
“La Voz”, como hijo de unos emigrantes italianos, es la representación máxima del “Sueño Americano”, el “American Way of Life”.
Hemos elegido algunas canciones de las mejores canciones de Sinatra, que disfruten de esta primera entrega, entre ellas, su primer nº 1 durante 12 semanas "I´ll Never Smile Again", un dueto con otro coloso llamado Tom Jobin y nuestra canción preferida de él "Night and Day", clásico de Cole Porter, un tema magistralmente interpretado también por "The Temptations".